EXPO 2015/ CO2 e il futuro dell'Opera italiana
Pubblicazione:
Foto Brescia/Amisano – Teatro alla Scala
Approfondisci
LE NOZZE DI FIGARO/ Strehler debutta all'Opera di Roma
OPERA/ "L’Histoire du Soldat" di Igor Stravinskij a Roma: il ricordo di Adriana Panni
NEWS Musica
EXPO 2015/ CO2 e il futuro dell'Opera italiana
RADIO ITALIA LIVE 2015 / Diretta streaming video del concerto in Piazza Duomo: Finale con ...
U2/ Dennis Sheehan tour manager della band di Bono morto di attacco cardiaco
NICK HORNBY/ "Alta fedeltà" vent'anni dopo: la logica della vita secondo una top five
ONE DIRECTION / News: Caroline Flack e il flirt con Harry Styles: 14 anni di differenza ma ...
PAOLA TURCI/ «Mi amerò lo stesso»: a Lourdes ho incontrato la fede
Co2, commissionato per l'Expo a Giorgio Battistelli dal Teatro alla Scala, è
innanzitutto un lavoro accattivante che strizza l'occhio al pubblico
internazionale. E ai giovani; proprio per questo motivo ho scelto di andarlo a
vedere non alla prima il 16 maggio ma alla diurna del 24 maggio, uno spettacolo
della serie Scala Aperta a prezzi ridotti. Avevo avuto un’esperienza simile a
Palermo con Senso di Marco Tutino, la cui prima era stata impedita da scioperi;
alla pomeridiana, con 700 ragazzi, si avvertiva come il buon teatro in musica
li avvincesse.
CO2 e Senso sono lavori molto differenti. Il primo è tratto da una
novella risorgimentale di Arrigo Boito e da un notissimo film di Luchino
Visconti. Il libretto, in inglese, di Ian Burton è tratto da un libro
filosofico del Premio Nobel Al Gore. In 90 minuti, gli spettatori assistono a
una conferenza scientifica sul cambiamento climatico intercalato con il
racconto biblico dalla Genesi all'Apocalisse. Per rendere l'apologo
comprensibile, vengono utilizzate tutte le tecniche della drammaturgia e della
scenografia oggi disponibili. A partire dalla regia di Robert Carsen fino alle
scene di Paul Steinberg e i costumi di Petra Reinhardt, nonché i giochi di luce
di Peter van Praet e i video (anche tridimensionali) di Finn Ross.
Non mancano riferimenti a leggende indù, momenti dedicati alla
conferenza di Kyoto e allo tsunami in Thailandia. Nel finale, lo scienziato
protagonista dell'opera si rivolge direttamente al pubblico chiedendo: «Se
questa non è mia responsabilità, allora di chi è?». Il pubblico risponde con
dieci minuti di ovazioni, dimenticando, forse, che la responsabilità della società
iper-consumistica mostrata nell'opera è anche sua. Il complesso apparato
scenico è inquadrato in un enorme iPad e la scrittura musicale è eclettica e
facilmente fruibile: arie, ariosi, sprechgesang, canto vero, declamazione
intonata. Buona la concertazione di Cornelius Meister, di livello i numerosi
solisti.
A differenza di altri lavori di Battistelli che nella tradizione
della literatur oper di fine ottocento- inizio novecento si basano su drammi,
commedie ed anche film di successo, CO2 ci porta dalla Genesi all’Apocalisse
passando per il Protocollo di Kyoto. L’opera ha una struttura simbolica, nove
scene e un epilogo con un filo conduttore che è il rapporto tra uomo e natura:
si parte da Adamo ed Eva e si arriva allo tsunami. A guidare lo spettatore la figura
di uno scienziato, David Adamson, che tradotto significa “figlio di Adamo”.
Racconta le deturpazioni che il mondo ha subito e le catastrofi naturali. C’è
una danza degli uragani dove sfilano le maggiori calamità che hanno messo in
ginocchio varie zone del pianeta negli ultimi 25 anni. E c’è quello che l’uomo
ha provato a fare per tutelare la terra: il Vertice di Kyoto con i delegati
che, discutendo di clima, parleranno ognuno nella propria lingua, inglese,
arabo, russo e giapponese. Il finale racconta l’Apocalisse con quattro
arcangeli che dialogano con quattro scienziati.
Con Battistelli hanno lavorato il librettista Ian Burton ed il
regista Robert Carsen. CO2 è la seconda opera di Giorgio Battistelli su un
testo di Ian Burton dopo Richard III (2005). Il titolo fa riferimento alla
formula chimica dell’anidride carbonica, sostanza indispensabile per i processi
vitali della natura – quali, per esempio, la respirazione dell’uomo e degli
animali e la fotosintesi delle piante – ma al contempo responsabile, insieme
con altre, del surriscaldamento globale e dell’effetto serra che minacciano la
Terra.
E’ facile profetizzare che l’opera avrà grande successo all’estero
mentre in Italia si farà di tutto per ignorarla. Si pensi a Senso; si sarebbe
dovuta vedere a Bologna ed a Trieste (dove non è stata calendarizzata) mentre
ha ricevuto ovazioni a Varsavia e mi si dice che sta trionfando in America.
Oppure a Le Malentendu di Matteo D’Amico; tre recite a Macerata nel 2009 e poi,
nulla. Oppure ancora Il Tempo Sospeso nel Volo di Nicola Sani e Franco Ripa di
Meana, opera di grande impatto civile (tratta del viaggio verso la stragi di
Capaci) che dovrebbe essere vista in tutte le scuole ma dopo la prima
esecuzione si può vedere unicamente in DvD di servizio. Tranne Senso si tratta
di lavori a basso costo con una musica fruibile: ciò che gli amministratori di
teatri dovrebbero inseguire. Ed il Ministero costringerli a farlo.
Ho ritrovato un mio articolo del 2006,
anno mozartiano. Mentre i teatri italiani inauguravano le stagioni
all’insegna di Mozart (in occasione del 250esimo anniversario dalla nascita)
oppure con titoli notissimi quali “Traviata” e “Fidelio”, alcuni
dei maggiori teatri stranieri inauguravano con “prime” mondiali o europee di
autori contemporanei. Ad esempio, a Londra l’English National Opera (2800
posti) è in “prima mondiale” con “The bitter tears of Petra von Kant” (“Le
lacrime amare di Petra von Kant”) del compositore irlandese Gerald Barry. A
Bruxelles, la stagione de La Monnaie è stata aperta da “Thyeste” novità
assoluta di Jan van Vljimen e a Strasburgo (nonché negli altri teatri associati
all’Opéra du Rhin nell’Est della Francia), da “Pan”, altra novità assoluta,
questa volta di Marc Monnet. A Berlino, addirittura due novità, una “europea” e
una “mondiale”, quasi in contemporanea: alla Deutsche Opera, nei quartieri
occidenti della città, la prima europea di “Sophie’s Choice” (“La scelta di
Sofia”) di Nicholas Maw (già un successo negli Usa) e, a due chilometri di
distanza, nei pressi della Porta di Brandeburgo, la Staatsoper under den Linden
proponeva la “prima mondiale” di “Seven attempted escapes from silence” (“Sette
tentativi di fuga dal silenzio”), un libretto di Jonathan Safran Foer messo in
musica da sette giovani compositori di Paesi e scuole musicali differenti.
Oltreoceano, poi, inaugurare con prime mondiali di autori contemporanei è ormai
prassi; al War Memorial Opera House di San Francisco l’avvio veniva dato il
primo ottobre con “Doctor Atomic” di John Adams, una ricostruzione, a 60 anni
di Hiroshima e Nagasaki del Manhattan Project che portò alla prima bomba
atomica e del travaglio che comportò per gli scienziati in essi coinvolti.
Quest’anno War Memorial Opera House apre la stagione con ‘Two Women’ di Marco
Tutino trattoda ‘La Ciociara’ di Moravia.
Come spiegare il fenomeno? Soffermiamoci prima sugli aspetti
positivi - perché l’opera lirica contemporanea “funziona”, ha un suo pubblico
all’estero – per vedere poi quelli, negativi, che riguardano il nostro Paese.
In primo luogo, specialmente nel mondo anglosassone, ci sono due filoni ben
distinti: uno di teatro in musica tratto da drammi, romanzi o anche film di
successo (alla stregua della “literaturoper” a cavallo tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento); uno chiaramente sperimentale.
Il primo è rivolto al grande pubblico: vicende note, musica
accattivante, spesso diatonica, enfasi sul ritmo, Attenzione, non si è alle
prese con dei musical alla Broadway ma con opere liriche vere e proprie (che
seguono tutte le “convenzioni” dell’opera lirica: grande organico orchestrale,
arie, duetti, concertati, voci assolutamente non microfonate e nella tassonomia
abituale (soprano, mezzo, contralto, tenore, baritone, basso, con la
riapparizione dei controtenori di epoca barocca). In Italia se ne è avuto un
assaggio con “A streetcar named desire” di André Previn (dal dramma di
Tennessee Williams) messo in scena al Teatro Regio di Torino, nonché con “The
death of Kinglofer” di John Adams (sulla vicenda dell’Achille Lauro) allestito
a Ferrara ed a Reggio Emilia e con A View from the Bridge di William Bolcom.
L’altro filone è più chiaramente sperimentale. Un esempio è “Seven
attempted escapes from silence”, prodotto dell’ingegno di un enfant prodige
Safran Foer (allora aveva 27 anni) i cui due primi romanzi – “Ogni cosa è
illuminata” e “Molto forte, incredibilmente vicino” sono stati in testa ai best
seller americani sin dalla seconda metà degli anni novanta (quando l’autore era
adolescente); in traduzione hanno buon esito anche in Italia. Lo ho ascoltato
alla sala Magazine della Staatoper under den Linden, dove ha enorme successo di
pubblico, specialmente di giovani. Non c’è vicenda ma sette quadri in cui
l’autorità (il carceriere, il medico, il burocrate, la spia) impedisce tentativi
di fuga (di prigionieri, malati, impiegati, delatori) “dal silenzio” (ossia da
una condizione kafkiana in cui non si comunica). Ciascun quadro ha un
compositore ed un regista differente (tra i secondi nomi di rango come Peter
Mussbach i compositori (Haddad, Bernhard Lang, Cathy Milliken, José-Maria
Sanchez-Verdù, Annette Schmuck, Miroslav Srnka, Larisa Vrunch) sono tutti
attorno ai 30 anni. Seguono sintassi orchestrali e vocali molto differenti:
dalla dodecafonia rarefetta del primo (una sola battuta di 150 note con quattro
consecutive riproposizioni frammentate) al ritmo ai confini con il jazz e con
la musica afrocubana del settimo passando per un duetto “di coloratura” del
quinto, per una struttura “ad arco” di quello centrale (il quarto), per eleganti
accenti timbrici nel terzo, per il melologo nel secondo ed il concertati nel
sesto. Ma lo spettacolo ha una sua integrità ed affascina per oltre due ore
senza intervallo. Nel mondo anglosassone, i due filoni – quello tradizionalista
e quello innovatore – hanno pubblici distinti ma che, grazie ad una buona
cultura musicale di base ed ad una politica attenta, talvolta arrivano a
confluire.
La sperimentazione e la tradizione
confluiscono nelle esperienze più marcatamente europee. Se ne avuto un assaggio
questa estate in “Julie” di Philippe Boesmans oppure ‘Un Retour’di Oscar
Strasnoy, grande successo a Aix-en-Provence) oltre che a Bruxelles ed a Vienna
ed ora in una tournée che mi auguro arrivi in Italia. Un altro assaggio è “The
flight” di Jonathan Dove oppure i due ottimi lavori di Peter Oetvos (“Trois
seours” e “Le Balcon”) visti in mezza Europa (oltre che negli Usa) ma mai
approdati in Italia.
Cosa frena i nostri sovrintendenti?
La scarsa cultura musicale di alcuni e la mancanza di una vera politica musicale.
Nel saggio “L’orchestra del Duce”
(Utet, 2003), Stefano Biguzzi lamenta che l’interesse dei Governi per una
politica della musica e della cultura musicale (e per trovare un equilibrio tra
tradizione e sperimentazione) occorre tornare all’epoca fascista: il primo
festival internazionale di musica contemporanea fu quello iniziato a Venezia
nella seconda metà degli Anni Trenta – e Igor Stravinskij, che mantenne
corrispondenza privata con Mussolini sino al 1942 - chiese di essere sepolto
nel cimitero della città lagunare (dove in effetti sono le sue spoglie).
Quando ero adolescente i teatri
seguivano ancora la prassi di commissionare un’opera contemporanea l’anno. Così
venni affascinato dai lavori di Hans Werner Henze, da poco scomparso che ha
sempre vissuto nei pressi di Roma. Ero melofilo già allora; arrivavo con gli
occhi stanchi a scuola dopo una serata wagneriana (gli spettacoli al Teatro
dell’Opera iniziavano alle 21,15 in punto e con Götterdämmerung si tornava a
casa alle 3 del mattino) e il mio professore di filosofia mi diceva che il
Teatro doveva essere trasformato in museo.
© Riproduzione Riservata.
Nessun commento:
Posta un commento